Minientrevistas a Claudia Ecenarro y Facundo Pereyra

Claudia Ecenarro

¿Qué podés contarnos acerca de las obras que estás presentando en el Centro del Vacío?

Una me marea y la otra me da miedo. Son dos pinturas de 150 x 150 que fueron realizadas en simultáneo. Generalmente empiezo con una mínima idea de color o distribución o, en este caso, de valor, y esa idea se va modificando durante el proceso. Hay un momento en el que la obra se me vuelve ajena y me provoca algo que no me propuse. Eso me gusta. Si no pasa, el cuadro queda en pausa o penitencia. No hablo de nada mágico, sino de sensaciones provocadas por la percepción.

DSCN0075.redimensionado

Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías?

Nuestra identidad como artistas de esta ciudad. Duville habló en su visita sobre la presencia del mar en su propia obra y en las de quienes vivimos acá. De una presencia más o menos evidente, pero que siempre está. También la influencia del invierno en Mar del plata, el vacío, el adentro. Azul – verde – frío – profundo – misterio. Lo veo en mi obra y nunca lo había pensado así.

Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo en la actualidad?

Que el arte no se aleje de la gente. Que el espectador no se quede afuera, que pueda acceder. Me preocupa la pregunta ¿Para quién pinto?

DSCN0167.redimensionado

Facundo Pereyra


¿Qué podés contarnos acerca de las obras que estás presentando en el Centro del Vacío?

Las obras que estoy presentando pertenecen a dos proyectos diferentes que vengo realizando en los últimos años. Por un lado están las piezas pertenecientes al Proyecto “Empleado Público (Casino)” que son el resultado de estar trabajando desde 1998 en una entidad pública como el Casino. El proyecto está compuesto por varias piezas muy diferentes entre sí en cuanto a su materialidad, algunas incluso realizadas en el mismo momento que me desempeño como cajero. Una de las piezas es “1998-2014” en la que utilizo el carnet para fichar el ingreso, y por medio de un sistema de impresión lenticular logró superponer dos imágenes que según el lugar donde esté ubicado el espectador puede experimentar el cruce del pasado. La otra es “Visión satelital de un recorrido en moto”, una fotografía realizada a partir de 78 copias de pantalla de google maps, una imagen muy hermosa para mi gusto en donde se puede ver un contexto geográfico dividido en dos partes; algo así como hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Dentro de esa imagen está señalizado el recorrido de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, se forma un trayecto circular. La otra es “ El juego de la rutina”, es un juego muy similar por sus características a un metegol, el objetivo es encajar la totalidad de las esferas en los orificios que se encuentran dentro del recorrido trazado, los orificios representan los momentos que me detengo en el trayecto. Antes de la muestra tenía dudas de si las personas iban a jugar; me sorprendió ver tanta gente jugando. Las otras tres obras forman parte del Proyecto “Intervención y Construcción de Finales”, podría decir que las que están expuestas son tres finales diferentes, que ocultan algo y también dejan evidencia de algo que paso.

DSCN0116.redimensionado

Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías?

En cuanto a lo personal me hizo parar, ver lo que estaba haciendo y darle un cierre formal a algunas obras. En cuanto a lo grupal te da la posibilidad de compartir durante 4 meses las experiencias personales/artísticas de todos los que fuimos parte de la beca.

Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo en la actualidad?

No tengo ni idea cual debería ser el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo, hay tantos centros de preocupaciones como cantidad de artistas.

DSCN0111.redimensionado

Micro-entrevista a Guillermina Espasandin y Mariana Ben

Gullermina Espasandin

¿Qué podés contarnos acerca de las obras que estás presentando en el Centro del Vacío?

Las obras que se encuentran en Centro del Vacío  están relacionadas con frecuencias y ritmos plasmados en papel. Todas ellas intentan  representar frecuencias de sonidos a través de aquella masa texturizadas, que termina disolviéndose o destruyéndose, dejando solo rastros de aquello que fue.

DSCN0068.redimensionado

Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías?

Al comenzar la beca del Fondo Nacional de las Artes me encontraba en una situación conflictiva con mi obra. Estaba perdida y no sabia como destrabarme para seguir con aquello repetitivo pero a la vez abrumador.  Creo que me ayudó a soltarme y salir un poco del «patrón» o de aquella masa envolvente.

Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones
de un artista contemporáneo en la actualidad?

Asumir la responsabilidad de ser un artista.

DSCN0065.redimensionado

Mariana Ben

¿Qué podés contarnos acerca de las obras que estás presentando en el Centro del Vacío?

Sobre las obras que estoy exponiendo en Centro del Vacío me gustaría contar poco… que se puede ver como en tres partes: la primera (madera) es materia que pertenece a otra obra de la serie; que la segunda (metal), es parte estructural interna que pertenece a otra obra también de la serie pero con un elemento nuevo (madera), y que la tercera es materia para una obra futura (madera y metal), y un dibujo/croquis, suerte de estudio personal y análisis de estas tres instancias.

DSCN0081.redimensionado

Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías?

Un elemento importante que obtuve con mi participación fue el contacto con el grupo de artistas, la selección que se hizo de personas, gracias a la cual me permitió conocer mas a fondo tanto sus producciones como a las personas mismas, que quizás no hubiera sucedido de no formar parte.

Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones
de un artista contemporáneo en la actualidad?

Con la contemporaneidad aparece una dimensión filosófica en el arte y es que la producción artística suma una preocupación en torno a la interrelación al arte mismo (como concepto y como hecho concreto -forma-). El centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo debería viajar alrededor de la idea que esa persona tiene de su propia producción artística como objeto de pensamiento, y en su relación con la dimensión formal. Si eso está interpelando a algo o a alguien, moviéndole el piso un poco… eso, es producción viva.

Los artistas autogestionados de Mar del Plata, el sueño de lo posible

Un circuito de arte contemporáneo gestionado por los propios artistas viene adquiriendo un ascendente protagonismo en Mar del Plata. Son espacios alternativos que nacieron como respuesta a la falta de lugares institucionales para muestras y programas de perfeccionamiento.

¿Cuándo se vuelve un artista gestor? El día que decide transformarse en hacedor de sus propios proyectos. Generalmente proceden de un vacío que deben cubrir de alguna manera, a veces se convierte en una oportunidad para otros, porque su acción tiene una importante dinámica de transformación social. El artista gestor es un jardinero que se encarga de cultivar nuevas especies en un vivero cultural. Tiene a su cargo diversas tareas como búsquedas de fuentes de financiamiento para sostener sus emprendimientos, selección de artistas que formarán parte de su colección, impulsar redes y alianzas de colaboración, encargarse de la comunicación y difusión de sus actividades, generar programas de perfeccionamiento y organizar una agenda artista para impulsar su espacio. No es una actividad sencilla, incluso a veces debe ceder parte del tiempo que necesita para su tarea de creación, pero la autogestión artística es una práctica que puede verse como una obra en sí misma.

Mundo Dios

Dos jóvenes artistas caminaban por la calle buscando un lugar para alquilar. Tenían un proyecto en la cabeza que habían iniciado hacía un par de años y querían cristalizarlo con un lugar físico que pudieran utilizar como un centro de acción. Llegaron al corazón mismo del puerto en la esquina de la Avenida de los Trabajadores y 12 de octubre, frente a sus ojos pudieron contemplar un modesto cartel de “Alquilo Oficinas” que colgaba de un edificio histórico que pertenecía a la antigua compañía francesa que construyó el puerto de la ciudad. Los artistas eran Daniel Basso y Juan José Souto, ambos habían encontrado el lugar exacto que necesitaban para escribir una nueva historia. Así comenzaba el mito de Mundo Dios, que aterriza sobre el planeta del arte contemporáneo local sin moldes preconcebidos, una especie de mascarón de proa que irrumpe sobre lo establecido.
Su espacio cuenta con dos salas de exposiciones, amplios salones para encuentros donde se realizan charlas, talleres y fiestas con Djs, una bohardilla frente a una enorme chimenea de piedra y un residencial para artistas.
Mundo Dios es conocido también por su Beca de perfeccionamiento que recibe el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y posibilita que varios artistas emergentes de la ciudad puedan acceder a programas de formación en los cuales participan distintos especialistas como Enersto Ballesteros, Juliana Iriart, Rafael Cippolini, Elvira Amor, Marcela Baltar, Yamandú Rodríguez, Adriana Sassali, Mariana Pellejero y Mariano Ulloa. Una de las características de la beca es la presentación de muestras individuales y colectivas de la producción de los artistas que participan de los encuentros. En septiembre de 2015 Mundo Dios celebró sus seis años de trabajo continúo con la exposición «Las manos en el Fuego» en el Centro Cultural Rojas de Buenos Aires, presentando la producción de los becados que participaron en las dos ediciones. Algunos de los artistas que forman parte de Mundo Dios son Ariel Bassano, Benjamín Malvicino, Federico Domínguez Zacur, Rocío Englender, Celina Eceiza, Lala Ladcani, Melisa Casella, Julia Andreasevich, Corina Arrieta, Felipe Reynoso, Nahuel Agüero, Santiago Ruau, Franco Nicolás Cajal, Pedro Argel, Ignacio Mendía, Agustín Huarte, Carla García Rebecchi, Leticia González, Facundo Miranda, Julieta Paladino, Florencia Reisz, Sabrina Federico, Marcos Eugenio Montoya, Marina Di Milta

El Querido / Arte Contemporáneo

Durante un buen tiempo los artistas Josefina Fossatti y Claudio Roveda estuvieron pensando en un proyecto artístico que permitiera desarrollar un espacio que actué como una base para explorar los caminos del arte contemporáneo a todos aquellos que tuvieran la necesidad de transitarlos. Así surgió “El Querido / arte contemporáneo” un nuevo punto de encuentro ubicado en Viña del Mar 1084 bis en el Barrio Mundialista, una hermosa casa con un jardín que invita a la contemplación. El Querido muy pronto se convirtió en una referencia destacada para el perfeccionamiento de los artistas locales con el lema “ponete en duda” una manera de estimular el crecimiento profesional. Tienen a su cargo los Martes Experimentales (EL MEX), un taller de producción que tiene como propósito trabajar sobre la obra en proceso con una mirada contemporánea. Al MEX hay que sumar el Grupo de Reflexión, Análisis y Producción de Arte, más conocido por su sigla GRAPA que consiste en un colectivo de artistas que participan de una clínica de análisis de obra. GRAPA es uno de los proyectos artísticos contemporáneos más interesantes dentro del escenario del arte autogestionado de la ciudad de Mar del Plata. Todos los años el colectivo GRAPA realiza una muestra grupal a modo de síntesis de todo aquello vivido y experimentado en el proceso de aprendizaje.
Algunos de los artistas que forman parte de GRAPA son Patricia Traverso, Florencia Reisz, Facundo Miranda, Carolina Wacker, Nicolás Berenz, Claudia Ecenarro, Claudia Sabal, Mariana Ben, Soledad Rebaudi, Mauricio Escalada, María Mackeprang, Juan Ignacio Echeverría, Laura Manino, Florencia Saez, Pablo Silva, Natalia Beresiarte, Luciando León Liguori, Lole Remón, Loli Kloberdanz y Facundo Lugea

12246679_919396334806461_1832743149576889158_n

Salto Luz

El artista Wlater Barrios consideraba que era fundamental conocer el lenguaje visual en una sociedad colapsada por la reprodución de imágenes. Mientras ejercía su tarea como docente en colegios secundarios decidió aplicar los conocimientos que adquiría en el terreno de la fotografía para crear un espacio en Mar del Plata que impulsara el estudio de la imagen desde la perspectiva del arte contemporáneo para revalorizar el papel de la fotografía. En 2009 fundó Salto Luz, un espacio que gestiona con su mujer Luisina Urristi y la colaboración de Leo Hernández, Ailín Sureda y Manuela Fernández Pozobón. Comenzó brindando talleres de fotografía y en poco tiempo abandonó la docencia en colegios para dedicarse integramente a su proyecto.
Con el tiempo Walter Barrios decidió expandir su propuesta para abrirla a la comunidad a través de charlas abiertas donde se exponen diversas temáticas relacionadas con el lenguaje visual a cargo de destacados autores que dialogan sobre su obra y trayectoria. A sus propuestas de aprendizaje se suman clínicas y talleres con artistas de gran importancia y trayectoria como Marcos López, Ignacio Iasparra, Ataúlfo Pérez Aznar y Alberto Goldenstein.
Salto Luz realiza todos los años diferentes eventos artísticas como intervenciones urbanas y exposiciones con la producción de sus alumnos como síntesis del proceso de trabajo que llevan adelante. A partir de 2016 con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes brindará una Beca de análisis y producción de obra en fotografías, videoinstalaciones y videoart con las tutorías del mismo Walter Barrios, Rodrigo Alonso y Raúl Flores. Las noticias no se detienen, Walter Barrios sigue gestionando nuevos proyectos y a partir de junio lanza “Nan escucha la música de Eggleston (NaN)” una galería especializada en fotografía y nuevos soportes.

Salto Luz

Le Putit Mansión

No hay nada más perturbador para un artista que la ausencia de espacios para contener su producción. Nahuel Agüero sentía una incomodidad por aquella situación, “estaba algo molesto, no encontraba un lugar que me permitiera exponer mi obra, había llegado a una especie de límite dentro de la ciudad” Era una preocupación que compartía con otros artista de su generación. La necesidad de cubrir ese espacio que faltaba impulsó a Nahuel Agüero en compañía de Pedro Argel y Oscar Cruz a crear Le Putit Galerie en Luro 4448, un sitio pionero dentro de los nuevos espacios de artistas jóvenes que inmediatamente empezó a nuclear distintas expresiones alternativas del arte contemporáneo para convertirlas en palabras de los mismos protagonistas en la galería de arte más kamikaze de la ciudad por sus propuestas disruptivas. Combinando una estética que responde a dar visibilidad a ciertas prácticas emergentes fueron adquiriendo con el tiempo una fuerte identidad y presencia en el terreno del arte contemporáneo local al punto de celebrar en marzo de 2015 su primer año de vida con la muestra “La Cabida Eterna” en el Teatro Auditorium. En Le Putit también tenían espacio otras expresiones artísticas como eventos de poesía experimental, bienales de fanzines, recitales de bandas punk y electrónica, todo en un cruce de disciplinas. A principios 2016 consiguieron una beca grupal del Fondo Nacional de las Artes y se trasladaron a Mitre 2107 con un emprendimiento nuevo, Le Putit Mansión, un múltiple espacio integrado por La Pequeña, una feria de moda alternativa, Rebecchi Estudio, un área para clínicas y producción de diseño de autor a cargo de la artista Carla García Rebecchi, Argel Tatto un salón de tatuaje artístico y la galería de arte experimental Le Putit. Para la inauguración asistió el artista visual de trascendencia internacional Ernesto Ballestero quien realizó una acción en el lugar. Nahuel Agüero en compañía de los artistas que acompañaron el proyecto desde el principio siguieron estructurando el espacio y encararon un nuevo desafío denominado Galería Poder, el cual clasifican como el lado B de Le Putit Galerie. Una fresca propuesta de arte más informal y relajado según comentan ellos mismos, la cual está íntimamente vinculada a Le Putit Galerie.

DSCN9946.redimensionado

Casa Yakuzi

¿Qué pasaría si dos artistas con estéticas distintas se reúnen en un espacio para mostrar sus trabajos? Sería una extraña mezcla de ingredientes ¿Y si este lugar de exhibición fuese un bar donde la gente disfruta un trago mientras mira arte? Eso se convertiría en un auténtico cocktail artístico. Y así es como nació la idea de llevar una galería de arte a un espacio público, un proyecto encarado por los artistas Facundo Miranda y Mariana Ben quienes dieron vida a Cocktail – Galería Mutante. Durante dos años planificaron muestras en las cuales siempre participaban dos artistas visuales que intervenían el espacio del Bar La Guagua al calor de un encuentro en donde también participaban músicos y escritores. La particularidad de realizar una muestra de arte contemporáneo en un espacio no convencional es una característica expansiva y experimental que hace muy interesante esta iniciativa.
La experiencia de Cocktail encontró su camino en un proyecto más amplio por parte de los artistas y así fue como Facundo Miranda y Mariana Ben se unieron con Nicolás Berenz, Florencia Reizs y Ornella Gaudini para fundar Casa Yakuzi. Ubicado en una antigua edificación del siglo pasado en la calle Rivadavia 3532, el sitio se presenta como una especie de coworking cultural en donde funcionan los talleres de los artistas, el centro de impresión y diseño gráfico Darsena, el laboratorio de grabado Subsuelo, el centro de medios audiovisuales Pentaprisma, la galería de arte Cocktail y espacios en alquiler para otros artistas. Multiplicarse es el motor para el auténtico crecimiento.

Yoshimi

Yoshimi nació en 2014 con el objetivo de conformarse como una galería de arte joven autogestionada. “La intención fue abrir el juego y sumar un arista al recorrido del mapa cultural” comenta Emilio Montari el gestor y creador del espacio quien tenía una experiencia previa colaborando en varios proyectos artísticos como el caso de la Semana de Arte Contemporáneo (SAC) organizada por José María Casas. “Los antecedente fuertes de otros emprendimientos autogestionados como Baltar, Voragine y lugares de ese calibre, me hicieron saber que se podía hacer”. Yoshimi empezó en un local de la Galería Lafranconi en Avenida Luro 3139 con un espacio para muestras de arte dentro de una tienda con venta de objetos de diseño, libros de editoriales independientes, música de sellos alternativos y obras de arte en pequeño formato. Durante un año y medio pasaron casi de manera interrumpida treinta y cinco muestras por el lugar, conformado un sector de referencia dentro del circuito del arte contemporáneo local. A partir de abril de 2016 Yoshimi estableció una alianza estrategia con Emprearte para gestionar la Galería Espacio 3/cuartos en Guemes 1227 con una superficie mayor destinada a muestras de arte. De esa manera cada artista está un mes exponiendo pero las muestras se intercalan y el público ve propuestas distintas siempre. Además la amplitud del lugar posibilita gestionar talleres, charlas y acciones de parte de Yoshimi, siempre en alianza con Emprearte.

Vuestra Merced

¿Y si abrimos algo de arte en nuestra propia casa? Los artistas Yamandú Rodríguez y Adriana Sassali no lo pensaron dos veces y crearon Vuestra Merced, un espacio no convencional de arte contemporáneo que funciona en un domicilio particular. Los eventos tienen una cuota de intimidad que no es posible encontrar en ámbitos públicos. Además los gestores de Vuestra Merced dan completa libertad a los artistas, “si quieren pintar una pared con otro color lo pueden hacer” dicen con total despreocupación. Desde performance experimentales hasta murales en la pared, la idea es acercar propuestas artísticas alternativas que no se contemplan en otros lugares con formatos más tradicionales de exhibición de arte. Para asistir a cada evento de Vuestra Merced es necesario acceder primero a su página en Facebook y solicitar la asistencia por mensaje privado. Un condimento más a la experiencia íntima que propone el espacio.

Cactus

El espacio físico es un componente fundamental a la hora de enamorarse de un lugar, por eso “Cactus espacio para crear” la propuesta coordinada por Julieta Basso, Lucia Ducombs Rueda y Claudia García Lorente tiene un ambiente cálido que se ajusta a medida a un proyecto que se encarga de impulsar la creación artista en la ciudad. Ubicado en la calle Catamarca 2977, en una pequeña casa reciclada en el centro de Mar del Plata, con un patio lleno de cactus y flores, hay un estilo que por momentos recuerda a los locales de diseño de Palermo en Buenos Aires. Desde junio de 2015 el sitio desarrolla varias líneas de acción que involucran la poesía, las artes visuales, el diseño, la gastronomía y la música.
Uno de los eventos más particulares es el ciclo Receta de Artista que consiste en una cena mensual donde el artista invitado expone, cocina y comparte la mesa con los comensales. Aprovechando el espacio que brindaba la propiedad, las gestoras del lugar, en colaboración con el artista visual Sergio Colavita, decidieron organizar exposiciones de arte contemporáneo para dar a conocer la producción actual de la ciudad. Hasta el momento participaron: Inés Drangosh, Victoria Boitano, Ignacio Mendía  y Santiago Ruau.

espacio cactus receta de artistas

Casa Intermitente

Casa Intermitente es uno de esos proyectos más revulsivos que se crearon en la esfera del arte contemporáneo local. Los artistas Marcos Calvari, Sabrina Etcherren, Sebastian Pantaleone y Florencia Silva se apropian de edificios en situación de abandono o que están próximos a la demolición para orquestar una serie de muestras experimentales aprovechando los límites del lugar.
Su primer centro de acción comienza en el terreno ubicado en  Rawson 4372 donde un antiguo aserradero condenado a la desaparición se convierte en el escenario de intervenciones visuales y sonoras que inrumpen furiosas en la mente del público que concurre a visitarlas. En 2015 gestionan una residencia para proyectos artísticos experimentales en la sede de Casa Intermitente que consigue una fantástica convocatoria con propuestas provenientes de varias partes del país y de lugares como Brasil, España, Canada, Chile y Estados Unidos. Luego de irrumpir con furor en la escena local, el espacio finalizó su primera etapa de manera abrupta con un desalojo que clausuró las muestras. Sin embargo Casa Intermitente sigue vigente elaborando alternativas, al ser un espacio nómade que se traslada de un lugar físico a otro con un formato deslocalizado permite varios escenarios de trabajo. En estos momentos Marcos Calvari y Florencia Silva, quienes quedaron a cargo del proyecto, están preparando un nuevo espacio físico por la zona de Punta Mogotes para lanzar el desafío de Casa Intermitente II.

Todas estas iniciativas que se describen representan una práctica asentada dentro de la cultura del “Hazlo tu mismo” mediante la creación de espacios independientes  con diferentes estrategias para obtener recursos y financiamiento que hagan posible llevar adelante sus proyectos en respuesta a necesidades que se presentaban en su camino. Estas alternativas también permitieron estimular la producción local , consolidar una comunidad a su alrededor con un público que fue aumentando al punto de transformarse en sostén y protagonista activo de estas iniciativas. En definitiva la autogestión de los artistas contemporáneos de Mar del Plata significó el sueño de hacer posible aquello que no tenía un nombre. Con sus propias manos escribieron una historia que sigue creciendo y será recordada como una etapa fundamental en la evolución del arte contemporáneo local.

DSCN0015.redimensionado

Felipe Giménez regresa a su casa: una retrospectiva de su obra en el Bruzzone

Un viejo proverbio zen  declara que cuando el discípulo está preparado aparecerá su maestro. Y sin dudas en el caso de  Felipe Giménez, aquella máxima  tan emblemática parece haberse cumplido al pie de la letra el día que conoció a Alberto Bruzzone, uno de los artistas visuales más destacados de la Argentina, un auténtico superhéroe de la pintura como lo definiría el mismo Giménez con cariño. La relación entre los dos hombres transito por un camino de confidencias, protección y amistad al calor de las charlas que evocaban los misterios de la pintura moderna. Aquel vínculo tan especial entre el maestro y su alumno se prolongó durante años hasta el final de los días de Bruzzone. Por eso la retrospectiva de Felipe Giménez es por un lado un retorno al lugar donde están grabados los comienzos de  sus búsquedas personales relacionadas con el arte, pero también una confirmación de su actual identidad,  aquella que fue madurando con el recuerdo de las enseñanzas de Bruzzone.

DSCN0015.redimensionado

«Volver», la muestra de Felipe Giménez transcurre por diferentes estadios o fases de su producción artística que se presenta como un camino con escalas que dejan a su paso el registro del paso del tiempo en un escenario final plagado de sorpresas agradables al contemplar los cambios y giros que el artista tomó en el transcurso de los años . En una especie de etapa encontramos una serie de óleos que agrupan sus primeros trabajos, con un fuerte acento de la pintura de Bruzzone, empastes cargados, escalas cromáticas con predominantes tonos grises y ocres que de a poco  van evolucionando hacía otras formas que contienen el germen que acompañaría el universo de Giménez. Las líneas empiezan a ganar un terreno más fértil por sobre los empastes, una figuración más cercana al dibujo humorístico y el uso de colores más intensos, en especial ese rojo tan característico que domina sus trabajos.

De a poco vamos acercándonos al Felipe Giménez más conocido con ese universo rebosante de fantasía, poblado de personajes alargados envueltos en situaciones cotidianas, donde el título de la obra juega un papel importante, son pequeñas frases que abren una ventana textual a la representación pictórica. Indudablemente el aspecto icónico y cierto minimalismo en la síntesis de sus figuras, cumplen un importante papel  dentro de los trabajos. Los personajes creados por Giménez parecen tener una vida propia que trasciende los límites de sus cuadros, por eso no es raro contemplar algunas esculturas en la muestra que también rodean su universo compositivo, desde sus tradicionales hombrecitos  hasta sus gatos.

DSCN0032.redimensionado

La retrospectiva  permite conocer una historia hermosa que se apropia del espectador, como un testimonio oculto de la memoria que deja una huella imborrable en las pinturas, las paredes y los pasillos. Felipe Giménez vuelve a su casa, aquella que lo recibió como un terapista preparado para atender a Alberto Bruzzone de una simple dolencia y lo convirtió en el artista que hoy deslumbra a todos con su mundo plagado de fantasía, ternura y poesía visual.

Micro-entrevista a Santiago Ruau y Nahuel Santiago

Nahuel Santiago

¿Qué podés contarnos acerca de las obras que estás presentando en el Centro del Vacío?

Por una lado muestro tres trabajos en papel de 35×50 que integran una serie que se llama “Reflexiones sobre el vacío” (como curiosidad en una de ellas trabaje con acuarela, es la primera vez que muestro una acuarela) y por otra parte dos pinturas de tamaño mediano/grande que son lo último en lo que vengo trabajando, es una serie que se llama “Ceremonias mínimas” y en donde trabajo con la técnica del “esgrafiado”. En todos estos trabajos continúo profundizando mis procesos abstractos con la línea como eje compositivo, una línea que cada vez se convierte mas expresiva y azarosa sin dejar de lado el acento poético que me intereso siempre en el arte, desde los títulos de las obras o la forma de montaje etc.

DSCN0070.redimensionado

Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías?

Sin duda la beca me dio la oportunidad de interacción con 14 artistas muy diferentes unos de los otros, y para mi que venía de vivir en Buenos Aires, supuso el acercamiento muy frontal a la obra y vida de estas personas, que hoy en día me permitió entablar vínculos mas allá de ser colegas, lo cual me puso muy feliz. Por otra parte fue de suma importancia escuchar tanto las experiencias personales como las devoluciones de los artistas que participaron en distintos momentos de la beca y desde ya la tarea de Daniel Besoytaorube como coordinador de la beca y posteriormente como curador de esta muestra, en donde su accionar en dicha exposición fue clave para el resultado de la misma, desde ya que por mi parte quede muy contento con el resultado, eternamente agradecido de haber sido parte de todo este proceso.

DSCN0139.redimensionado

Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo en la actualidad?

Un artista nunca debe olvidar que es un artista, cada camino es diferente, cada vida es diferente, pero ser artista es algo que nos pone frente a nuestra verdad mas brutal y honesta, que es la obra y por lo menos yo considero que eso es de suma importancia, hacerse cargo de ese resultado.Tengo la teoría que uno no elige ser artista, de alguna manera siento que el arte es una forma de energía (de tantas otras) que nos toca, nos mueve haciéndonos trabajar y hacer foco en eso, comprometerse con eso, siento que es el único camino.

Santiago Ruau

¿Qué podés contarnos algo acerca de las obras que estás presentando en el Centro del Vacío?

Si bien no fue una beca de taller abierto se realizaron varios seguimientos de los trabajos que veníamos haciendo, artista por artista. Debatiendo y cerrando ideas, abriendo nuevos caminos. Lo que muestro aquí son trabajos que realicé gracias al estímulo que recibí, digo esto porque luego de cada encuentro quedaba muy cebado, aprendí mucho de mis compañeros. Presenté una pintura ,cuatro dibujos de 100×70 cm y un vídeo titulado “Cátarats”

DSCN0133.redimensionado

Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías?

Me di cuenta que la autogestión es muy importante. Que aunque estés en una beca la garra que le pones y la que pone el resto es fundamental. Al menos en Mar del Plata.

Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo en la actualidad?

En el caso de los artistas marplatenses y de gran parte de país casi siempre terminan siendo artistas gestores que tienen que ocuparse de todo , incluso de vender su obra. Creo que los artista deberían preocuparse por generar personas que vendan arte… Jaja , luego viajar para darse a conocer , conocer más artistas y potenciar su espíritu creativo… aparte de comer, vestirse y relacionarse con el entorno.

DSCN0136.redimensionado

Mini-entrevista a Carlos Segovia

¿Qué podés contarnos algo acerca de las obras que estás presentando en el Centro del Vacío?

Mis obras dentro de la muestra son parte de una serie de trabajos que vengo realizando desde 2013 a los que agrupo bajo el título de Ensayos para la construcción de un mito. A través de realizaciones en distintas disciplinas (pinturas, esculturas, objetos, acciones en el paisaje) abordo la pretenciosa tarea de fundar un mito de origen. Un tiempo en el que este paisaje costero era joven y en la plenitud de sus posibilidades.
Para esto utilizo todos los recursos pictóricos a mi alcance, aún los más espurios de la pintura académica, hasta arribar a una imagen fantástica. Sin pudor de caer en las cursilerías de la pintura Romántica decimonónica o en el más trillado cine de ciencia ficción. Con las esculturas y los objetos voy decididamente hacia el fraude, aunque dejando siempre en evidencia la precariedad del intento. Estas piezas son concebidas para engañar al espectador acerca de la existencia real de aquel pasado repleto de seres maravillosos.

DSCN0053.redimensionado

Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías? 

Como no soy residente de Mar del Plata, me permitió descubrir  a un grupo de artistas muy activos con propuestas muy interesantes y complejas. El intercambio que se produjo me parece muy fértil, por lo que supongo que seguirá teniendo consecuencias en la obra de todos los que participamos.

DSCN0051.redimensionado

Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo en la actualidad?

No creo que exista un centro para el arte contemporáneo. En todo caso, sería el arte un centro al que se remiten muchísimas prácticas contemporáneas que difícilmente podrían haberse considerado artísticas en otro momento histórico. En tal sentido, cada artista encuentra su manera particular de vincularse con ese centro, con esa larga y enrevesada construcción que es el arte.

Micro-entrevista a Facundo Miranda

Facundo Miranda

1. ¿Qué podés contarnos acerca de las obras que estás presentando en el Centro del Vacío?

Las obras que estoy presentando en El centro del vació son el resultado del ultimo año de producción y análisis. Lo entiendo hoy como una serie de suceso encadenados. Los últimos años estuvieron abundantes en clínicas y talleres que estaban relacionados con el análisis y el pensamiento de la obra, por lo que sentina que quedaba muy poco tiempo para la producción física de las cosas, y por eso  decidí dedicarle un tiempo especifico al Taller. Hasta ahora es una trilogía que comenzó con la exposición final de la Beca Mundo Dios II (mi primer individual) titulada «Reincidencia» en donde tome la sala y la usé como taller durante una semana. El resultado final fue una selección de lo que fui trabajando. Luego continuo con la exposición final de GRAPA 2015Calma Chicha en donde monte literalmente mi taller bajo el titulo de «Taller de Reiteración» reordené las cosas nuevamente, jugué bastante con la disposición del taller y los elementos que acumulo y armé algunas piezas para una muestra conjunta con Sergio Colavita en Cocktail llamada «Renaissance» (pero esta no la considero dentro de la trilogía) Algunas de las piezas que armé en «Taller de Reiteración» están en el Paseo de la Imagen del Auditorium y son producto de un «método científico» propio del taller. La composición que armé en el Foyer Bajo del Auditorium es la que completa la Trilogía. Esta pieza aun no tiene titulo, todavía no lo descubrí. El motor principal fue el espacio que elegí, esa cúpula, ese sector tan monumental del Auditorium. La idea es construir una analogía entre el taller como espacio sagrado, el tiempo de producción, el tiempo de edición, el tiempo de observación de la obra, la desacralizacion del objeto de arte, el rol pasivo del espectador. Esas fueron algunas de las premisas que me impulsaron, pero la instancia de exposición no es un fin en si, sino un proceso, así que aun hay cosas que no asimile, quizás lo haga mas adelante, en la próxima instancia. Por ahora lo que me devolvió esta situación es algo de FUEGO y algo SAGRADO.

DSCN0166

2. Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías?

Lo importante para destacar de la BECA es que siempre es importante generar este tipo de situaciones. Reunirse con colegas y amigos y debatir sobre las cuestiones del arte, compartir las dudas sobre la producción personal y hacerse eco de las problemáticas (o no problemáticas) de los demás, siempre es un tiempo muy productivo la situación de dialogo, del dialogo en serio sobre arte y del dialogo en serio sobre giladas. Poder ademas dialogar con otros artistas (incluido el Vasco, que ademas de tutor es artista y tiene mucho para decir) que poseen una mayor trayectoria o transitaron experiencias interesantes de compartir, escuchar sus experiencias, tomarse una cerveza, debatir y poner en duda cuestiones varias, conocer el lado humano o de esos artistas, saber como son sus métodos de producción, escuchar anécdotas… creo que eso siempre, siempre es importantísimo, no solo por el desarrollo personal, la obra y blablabla, es bueno dialogar con gente con la que se empatiza.

3. Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo en la actualidad?

¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo en la actualidad?» que pedazo de pregunta no? No lo se, a mi me preocupan muchas cosas, o mejor dicho me gustaría que sucedan ciertas cosas, como que en Mar del Plata el publico aumente, que se acerquen más a ver, a escuchar, que se relaje y disfrute de las propuestas que se ofrecen, que por cierto son muchísimas. Creo que la preocupación principal seria esa, la relacionada con el público, y me gusta la palabra público y no espectador que me suena a pasivo y hoy la cosa va por otro lado, no? No se sabe si el arte es para todos, en todo caso es para todos los que se permiten ese tiempo, entonces me gustaría que más gente se dedique ese tiempo, como si fueses al cine e hicieras las cosas bien apagando el celular y desconectándote de todo por 90 minutos y después salís lleno de sensaciones y preguntas, y quizás ganas de algo. Hay otras cosas que me preocupan pero quizás son personales, esta me parece mas importante.

 

Entrevista a Nahuel Agüero y Carla García Rebecchi

Nahuel Agüero 

IMG_5467
Ph: Gastón Alejandro Delego

¿Qué podés contarnos acerca de la obra que están presentando en el Centro del Vacío?

En la acción “Memoria Futura” buscaba dirigir la mirada del espectador hacia sucesos realizados con materiales simples, en un contexto cotidiano, pero sin embargo de una gran complejidad. El arte hace en general un señalamiento de algo y se toma como especial a aquello señalado, sin embargo un artista no es un ser con un rol especial ,no es un rol distinto al de cualquier persona que realice una acción cualquiera sobre el espacio (caminar, levantar un objeto, mover algo) todo el tiempo estamos en plena acción, todo está en movimiento.Yo tomo objetos y hago cosas con ellos y el resultado hace algo sobre la realidad, como puede pasar con un carpintero, un ciclista o alguien que limpia una mesa. Digamos que la obra de arte en sí es el espacio, aparece cuando queremos verla,cualquier suceso en el espacio es una escultura,una acción desencadena un resultado y ese resultado desencadena en reacciones en el espacio.
En resumen la actividad artística no es algo fuera de lo común,ya que todos los elementos que utiliza pertenecen a la misma realidad que existe para todos, y con esta acción busco de alguna manera desacralizar el hecho artístico e invitar al espectador a observar sus acciones cotidianas con el mismo tenor de especialidad que se observa una obra.

IMG_5473
Ph: Gastón Alejandro Delego

Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías?

El contacto con la realidad circundante, darme cuenta que la obra no es más que los elementos que me rodean todo el tiempo en mis vivencias por una afinidad espontánea dada por mi propia sensibilidad,allí existe una conexión específica entre estos elementos y yo, una conexión funcional, que es el desarrollo de mi actividad como humano.

Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo en la actualidad?

Ninguno, a mi gusto, no deberían existir ya las palabras que remarquen a arte como algo especial o que haya que enaltecer, el arte no es preocupación, ni juego, no es importante, ni es despreciable, es más bien la sucesión de actividades propias del artista como persona, ni más ni menos.

Carla García Rebecchi

IMG_5470
Ph: Gastón Alejandro Delego

¿Qué podés contarnos acerca de la obra que están presentando en el Centro del Vacío?

Memoria Futura es una obra formato acción, que realizamos en conjunto con Nahuel Agüero, donde utilizamos elementos de uso cotidiano del baño para crear una serie de acciones que íbamos realizando al mismo tiempo en el baño de mujeres del Teatro Auditorium, Durante la obra hicimos hincapié en lograr la mirada tele dirigida del espectador rescatando imágenes claves de este proceso; artistas, cuerpo, escultura, por medio del espejo que teníamos de frente, condensar la imagen de esa escena, integrando al público en la obra, condensar el tiempo, percibir el pasar de los minutos.. en mi caso, a la hora de crear, esa sensación que te da el ocio creativo antes de la obra, ese estado de conciencia – inconciencia en el momento de acción, la certeza que eso que estas haciendo sos vos en el estado más crudo. Y sin más, recortar un fragmento de lo que te mueve y compartirlo con otros.

IMG_5459
Ph: Gastón Alejandro Delego

Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías?

Lograr realizar una obra desde la inmaterialidad de mis procesos cognitivos.

Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo en la actualidad?

La verdad que no me quiero preocupar, ocuparme de mi, como artista, persona, y docente es suficiente para poder crear y motivar desde la sensibilidad.

Registro Fotográfico: Gastón Alejandro Delego

Entrevista a Marcia Medina

¿Qué podés contarnos acerca de las obras que estás presentando en el Centro del Vacío?

Presento ‘El Ombliguero’ que es un registro de una acción que hice en el espacio urbano, donde utilizo mi cuerpo para hacer foco en la configuración corporal que predomina entre los transeúntes. Si le quitamos el celular queda una conexión cabeza-pelvis que las cervicales sufren. En el registro se ve muy claro, lo hizo Leticia Blanco.

La otra obra es un videoperformance. Había un sillón que me encantaba pero me invitaba a no moverme, entonces me propuse moverlo yo. El cuerpo tiene su propia inteligencia y si bajamos el pensamiento a él, nos proporciona la posibilidad de meditar activamente.

Y la tercera es una acción en vivo, la segunda Medición Alternativa de Espacio que hago, donde mido mi cuerpo, el cual considero como porción de espacio y como mi casa. Es el prólogo de un proyecto en el que estoy trabajando dentro del marco una beca de Danza Improvisación gestionada por Cristina Ribas, que consta de talleres y clínicas. Para medirme utilizo elementos de construcción: arena, arcilla, clavos, vidrio y piedras. Luego enfrasco todo y lo etiqueto con las medidas. Es la primer vez que de una de mis obras surge un objeto.

IMG_20160310_201638


Si tendrías que resaltar un elemento importante que obtuviste con tu participación en la beca ¿cuál destacarías?

Mi formación viene de las artes del movimiento, entonces la beca me aportó una consciencia visual que le dió un giro a las obras. Además, el vasco y mis compañeros proporcionaron un contexto muy fértil para poner en palabras las producciones de cada uno. Eligo esas dos joyitas: consciencia visual y ejercicio de la palabra como otro modo acceso al material.

 

DSCN0177.redimensionado


Juarroz decía que en el centro de la fiesta está el vacío ¿Cuál debe ser para vos el centro de las preocupaciones de un artista contemporáneo en la actualidad?

Lo que lo ocupa, más allá de la esfera artística, es la necesidad de autogestionarse y crear una comunidad que actúe como motor común.